Художественное
объединение «Мир искусства» заявило о себе выпуском одноимённого журнала на
рубеже XIX—XX вв. Выход первого номера журнала «Мир искусства» в Петербурге в
конце 1898 г. стал итогом десятилетнего общения группы живописцев и графиков
во главе с Александром Николаевичем Бенуа (1870-1960).
Главная идея объединения была выражена в статье
выдающегося мецената и знатока искусства Сергея Павловича Дягилева (1872 —
1929) «Сложные вопросы. Наш мнимый упадок». Основной целью художественного
творчества объявлялась красота, причём красота в субъективном понимании
каждого мастера. Такое отношение к задачам искусства давало художнику
абсолютную свободу в выборе тем, образов и выразительных средств, что для
России было достаточно ново и необычно.
«Мир искусства» открыл для русской публики немало интересных
и неизвестных ей ранее явлений западной культуры, в частности финскую и
скандинавскую живопись, английских художников-прерафаэлитов и графика Обри Бёрдсли.
Огромное значение для мастеров, объединившихся вокруг Бенуа и Дягилева, имело
сотрудничество с литераторами-символистами. В двенадцатом номере журнала за
1902 г. поэт Андрей Белый опубликовал статью «Формы искусства», и с тех пор
крупнейшие поэты-символисты регулярно печатались на его страницах. Однако
художники «Мира искусства» не замкнулись в рамках символизма. Они стремились
не только к стилевому единству, но и к формированию неповторимой, свободной
творческой личности.
Как цельное литературно-художественное объединение «Мир
искусства» просуществовал недолго. Разногласия между художниками и литераторами
привели в 1904 г. к тому, что журнал закрыли. Возобновление в 1910 г.
деятельности группы уже не могло вернуть её былой роли. Но в истории русской
культуры это объединение оставило глубочайший след. Именно оно переключило
внимание мастеров с вопросов содержания на проблемы формы и изобразительного
языка.
Отличительной особенностью художников «Мира искусства»
была многогранность. Они занимались и живописью, и оформлением театральных
постановок, и декоративно-прикладным искусством. Однако важнейшее место в их
наследии принадлежит графике.
Лучшие произведения Бенуа графические; среди них особенно
интересны иллюстрации к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник» (1903—1922 гг.).
Главным «героем» всего цикла стал Петербург: его улицы, каналы, архитектурные
шедевры предстают то в холодной строгости тонких линий, то в драматическом
контрасте ярких и тёмных пятен. В кульминационный момент трагедии, когда
Евгений бежит от скачущего за ним грозного исполина -памятника Петру, мастер
рисует город тёмными, мрачными красками.
Творчеству Бенуа близка романтическая идея
противопоставления одинокого страдающего героя и мира, равнодушного к нему и
этим убивающего его.
Оформление театральных спектаклей -- самая яркая страница
в творчестве Льва Самуиловича Бакста (настоящая фамилия Розенберг;
1866—1924). Наиболее интересные его работы связаны с оперными и балетными
постановками «Русских сезонов» в Париже 1907— 1914 гг. — своеобразного
фестиваля русского искусства, организованного Дягилевым. Бакст выполнил
эскизы декораций и костюмов к опере «Саломея» Р. Штрауса, сюите «Шехеразада»
Н. А. Римского-Корсакова, балету «Послеполуденный отдых фавна» на музыку К.
Дебюсси и другим спектаклям. Особенно замечательны эскизы костюмов, ставшие
самостоятельными графическими произведениями. Художник моделировал костюм,
ориентируясь на систему движений танцовщика, через линии и цвет он стремился
раскрыть рисунок танца и характер музыки. В его эскизах поражают острота
видения образа, глубокое понимание природы балетных движений и удивительное
изящество.
Одной из главных тем для многих мастеров «Мира искусства»
стало обращение к прошлому, тоска по утраченному идеальному миру. Любимой
эпохой было XVIII столетие, и прежде всего период рококо. Художники не только
пытались воскресить это время в своём творчестве — они привлекли внимание
публики к подлинному искусству XVIII в., фактически заново открыв творчество
французских живописцев Антуана Ватто и Оноре Фрагонара и своих
соотечественников — Фёдора Рокотова и Дмитрия Левицкого.
С образами «галантного века» связаны работы Бенуа, в
которых версальские дворцы и парки представлены как прекрасный и гармоничный,
но покинутый людьми мир. Евгений Евгеньевич Лансере (1875— 1946) предпочитал
изображать картины русской жизни XVIII в.
С особенной выразительностью мотивы рококо проявились в
работах Константина Андреевича Сомова (1869—1939). Он рано приобщился к
истории искусства (отец
художника был хранителем коллекций Эрмитажа). Закончив
Академию художеств, молодой мастер стал великолепным знатоком старой
живописи. Сомов блистательно имитировал её технику в своих картинах. Основной
жанр его творчества можно было бы назвать вариациями на тему «галантной
сцены». Действительно, на полотнах художника словно вновь оживают персонажи Ватто
— дамы в пышных платьях и париках, актёры комедии масок. Они кокетничают,
флиртуют, поют серенады в аллеях парка, окружённые ласкающим сиянием
предзакатного света.
Однако все средства живописи Сомова направлены на то,
чтобы показать «галантную сцену» как фантастическое видение, на мгновение вспыхнувшее
и сразу же исчезнувшее. После него остаётся лишь воспоминание, причиняющее
боль. Не случайно среди лёгкой галантной игры возникает образ смерти, как в
акварели «Арлекин и Смерть» (1907 г.). Композиция чётко разделена на два
плана. Вдали традиционный «набор штампов» рококо: звёздное небо, влюблённые
пары и т. д. А на переднем плане тоже традиционные персонажи-маски: Арлекин в
пёстром костюме и Смерть — скелет в чёрном плаще. Силуэты обеих фигур
очерчены резкими изломанными линиями. В яркой палитре, в некоем нарочитом
стремлении к шаблону чувствуется мрачный гротеск. Утончённое изящество и ужас
смерти оказываются двумя сторонами одной медали, и живописец словно пытается
с равной лёгкостью отнестись и к той и к другой.
Ностальгическое восхищение прошлым Сомову удалось особенно
тонко выразить через женские образы. Знаменитая работа «Дама в голубом»
(1897—1900 гг.) — портрет современницы мастера художницы Е. М. Мартыновой.
Она одета по старинной моде и изображена на фоне поэтичного пейзажного парка.
Манера живописи блестяще имитирует стиль бидермейера. Но явная болезненность
облика героини (Мартынова вскоре умерла от туберкулёза) вызывает ощущение
острой тоски, а идиллическая мягкость пейзажа кажется нереальной,
существующей только в воображении художника.
Мстислав Валерианович Добужинский (1875—1957) сосредоточил
своё внимание главным образом на городском пейзаже. Его Петербург в отличие
от Петербурга Бенуа лишён романтического ореола. Художник выбирает самые
непривлекательные, «серые» виды, показывая город как огромный механизм,
убивающий душу человека.
Композиция картины «Человек в очках» («Портрет К. А. Сюннерберга»,
1905—1906 гг.) строится на противопоставлении героя и города, который виден
сквозь широкое окно. На первый взгляд пёстрый ряд домов и фигура человека с
погружённым в тень лицом кажутся изолированными друг от друга. Но между этими
двумя планами существует глубокая внутренняя связь. За яркостью красок
выступает «механическая» унылость городских домов. Герой отрешён, погружен в
себя, в его в лице нет ничего, кроме усталости и опустошённости.
|